|
|
JOSÉ MANUEL MERELLO 2024
Página oficial del pintor.
© José Manuel Merello. Todos los derechos reservados
|
|
|
Mujer azul con flor. (100 x 81 cm) Técnica mixta sobre lienzo
Mujer con corazones. (100 x 81 cm) Técnica mixta sobre lienzo
José Manuel Merello.- Pinturas. Arte contemporáneo.
|
|
|
|
Mujer de porcelana azul
(81 x 100 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Muchacha con corazón.
Óleo sobre tabla
(40 x 30 cm)
Los campos del poeta
(162 x 130 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Jarrón con flores de la pasión
(100 x 81 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Florero valenciano
(100 x 81 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Fantasy.
Niño azul.
(92 x 73 cm)
Bodegón Eléctrico.
(81 x 130 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Palma de Mallorca. Catedral
Bouquet and remembers.
CONTACTO
Don Quijote de La Mancha alucinado
(100 x 81 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Blue woman.
(100 x 81 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Bello de luna.
(130 x 81 cm)
Técnica mixta sobre lienzo
Granada a Still life
(73 x 54 cm)
Florero de la luz Técnica mixta sobre lienzo
(73 x 54 cm) Técnica mixta sobre lienzo
ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO.
JOSÉ MANUEL MERELLO (MADRID, 1960).
ARTISTAS ESPAÑOLES.
ARTE MODERNO. ARTISTAS ESPAÑOLES. PINTORES CONTEMPORÁNEOS. ARTE ACTUAL.
"Un buen dibujo
no desmerece en nada a una buena pintura. Es más, bajo todo cuadro subyace
necesariamente un dibujo que lo sustenta, un esqueleto que lo arma y lo
vertebra. Todos los cuadros que carecen de esta base se desmoronan y resultan
flácidos. Una garantía de calidad en pintura es un buen dibujo. La cuestión
fundamental es qué cosa entendemos por un buen dibujo...pero esto es otra
historia"
"Todo el mundo se pregunta qué cosa es el arte. Yo pienso que el arte es toda
aquella creación humana que consigue elevar el espíritu a un plano superior de
emoción y sobrecogimiento."
"...ser pintor, escritor, escultor o músico no otorga ningún rango por encima de
cualquier otra profesión. Existen, por supuesto, infinidad de dedicaciones y
labores que llevadas al extremo de su perfección superan indudablemente a la
mayoría de las obras de los que se dedican al arte. Un maravilloso artesano
creador de mantones de Manila puede llegar más lejos que un mediocre escultor,
su trabajo puede ser muy superior. O un gran futbolista puede provocar mayores
pasiones que la mayoría de nosotros, los pintores. Ser "artista" no es un seguro
de nada. Pero si nace un genio seguro que solo nace para las grandes artes
además de para la ciencia, la filosofía o la política. No podemos comparar la
Capilla Sixtina de Miguel Angel o la Ley de la Gravitación Universal de Newton
con el mejor de los goles del mundo. El Arte con mayúsculas es fácil de
detectar; su luz continúa brillando a través del tiempo."
"La pintura española mantiene a lo largo de los siglos una mirada serena y
melancólica: trágica pero nunca violenta. No existe pintura española violenta.
Ni aún el más fiero Goya ni el más horrorizado Picasso perdieron jamás la
compostura y la clase con sus pinceles."
"La Historia del Arte es la historia emocional y espiritual del hombre. Es un
recuento de sus sentimientos más sublimes materializados en creaciones que
traspasan el tiempo. Altamira y Lascaux son ejemplos primitivos de este afán del
hombre por expresar sus emociones. Yo no creo que haya ninguna época artística
superior a otra en cuanto al impulso inicial de dejar constancia material de una
emoción o un placer espiritual; en cambio si creo que hay etapas del arte que
son superiores unas de otras a partir del momento en que el ser humano progresa
en su técnica. Así como el progreso científico va en línea siempre ascendente,
el progreso artístico, que necesita de la tecnología para poder avanzar, crece
en una línea ascendente aunque discontinua porque depende de al menos dos
parámetros para ello: la técnica y la emoción espiritual. El arte no es un
sentimiento; el arte es su plasmación, la encarnación, el sentimiento esculpido,
escrito, materializado, mediante la habilidad técnica. El hombre primitivo no
tenía más que unas mínimas herramientas para expresarse y por eso su arte es más
básico que, por ejemplo, el Arte Barroco. El problema radica en que técnica y
emoción no crecen siempre paralelas y quizás así, a veces, podamos encontrar
etapas del arte que con una técnica inferior poseen un impulso emotivo y
espiritual mucho más intenso y puro que otras, donde con más medios, el arte se
debilita porque el alma del hombre está más enranciada, reprimida o manipulada.
Si el espíritu del hombre pasa por una época sublime y libre, y le acompaña una
tecnología superior, entonces estaremos hablando sin ninguna duda de una Edad de
Oro del Arte."
"La enfermedad visual de Domenico."
"Siempre se ha dicho que El Greco tenía una enfermedad en la vista y que por eso
pintaba las figuras alargadas. Yo creo que esto es falso y ridículo. Es muy
fácil deducir que si yo veo una manzana y tengo una enfermedad visual que me
hace percibirla alargada, de la misma manera la proyectaría alargada en el
cuadro y un espectador con la vista sana la "desproyectaría" a su vez y la
percibiría en su tamaño real. Si no, si El Greco pintase, como dicen, la manzana
más alargada, su visión enferma la alargaría aún más al verla en el cuadro ya
terminada, y, suponiendo que no era precisamente tonto, trataría de corregirla
con lo cual su manzana alargada volvería a ser normal para cualquier espectador,
incluido él mismo.
De igual manera, si yo confundo los colores en mi paleta y veo el rojo verde y
el verde rojo, y quiero pintar un prado verde con una amapola roja, como resulta
que tengo la vista equivocada me parecerá de un esplendido rojo el prado y verde
su amapola, de forma que iré a buscar en mi paleta ese rojo, y, nuevamente, por
mi enfermedad, me equivocaré y me parecerá que la pintura verde es de un rojo
espléndido para el prado y así, inevitablemente, el cuadro acabará teniendo los
colores correctos para cualquier espectador de vista normal.
El Greco poseía una maravillosa creatividad adelantadísima en el tiempo y un
sentimiento ascético muy marcado que lo llevó a pintar esas formas alargadas
para potenciar un sentimiento espiritual ascendente en el espectador, como
ocurre con las catedrales góticas. Todas sus composiciones (salvo algunas, y en
su descargo) las pinta en cuadros alargados, y no me lo imagino encargando un
lienzo y un bastidor de tal o cual tamaño y protestando al pobre tendero
toledano que porqué narices son tan chatos últimamente los bastidores de dos
metros. En fin, espero que en un futuro no se diga que Picasso tenía una
enfermedad visual que le hacía ver un ojo por aquí y el otro por allá, pero no
las tengo todas conmigo."
"El dibujo no queda definido por la línea, ni la pintura queda definida por el
color. La pintura todavía se salva, y esto es en parte lo que la define
actualmente, de poder ser asimilada y comprendida a través de un monitor o una
fotografía. En cambio el dibujo sí que es asimilable por estos medios; a mí,
fetichismos aparte, me da igual tener un dibujo original de quien sea que una
fotografía o un póster idéntico de él. Es la misma cosa y el dibujo se puede
disfrutar idénticamente, al igual que pasa con leer un buen libro en una edición
u otra, o ver la misma fotografía revelada por segunda o décima vez. Cuando no
está en juego ni el fetichismo ni la plasticidad, todos estos soportes nos
llevan a la grandeza -o miseria- de la obra. Pero en pintura siempre está en
juego la plasticidad, lo plástico, lo mórbido, la opacidad o la transparencia,
la superficie brillante o mate...cualidades estas imposibles de transmitir
mediante un monitor de ordenador, un televisor, o un póster. Lo digital, lejos
de arruinar las artes, lo que hace es evidenciar lo que de singular tienen
estas, y la pintura se lleva la palma porque hoy por hoy es imposible disfrutar
completamente de Las Meninas en una imagen, imposible sentir la poderosa
sensación de vacío de la estancia donde pinta Velázquez, imposible percibir la
cáscara nacarada de la capa pictórica del cuadro, inútil girarse y verla de lado
para poder sentir las delicadas protuberancias y estrías de la pintura del
genio. Y no digamos nada de cuadros de Tàpies, o de Lucian Freud, o de Jasper
Johns...El color y la disposición de las formas nos pueden sugerir mucho,
desdeluego, pero se quedan lejos, no bastan para expresar la plasticidad del
cuadro. Esto es la Pintura."
De la misma manera y por todo esto, existe la pintura sin color y de solamente
línea y plasticidad, y existe el dibujo con toda la saturación imaginable del
color y sin líneas. ¿Es entonces peor en jerarquía el dibujo que la pintura? No.
Yo pienso que nada es un estorbo y que todo son avances. El ordenador y los
programas informáticos de pintura y dibujo son nuevos lápices y pinceles que
añadir a los ya existentes para poder trabajar. Ayudan, son más material, más
medios para el pintor. Pero ojo, mientras no se invente la plasticidad digital,
o como se fuera a llamar, que se olviden de querer vender cuadros mediante
fotografías y que se olviden de que queramos visitar un museo online. Podemos
llevarnos una idea tan solo, una aproximación del asunto, pero el latido
fetichista se queda en el museo junto con el pálpito de lo que es único y no
admite copia."
A la pintura le ocurre algo similar que al teatro con el cine. El cine es un
arte con mayúsculas, un nuevo formato conquistado por las musas para llevar el
espíritu del ser humano hasta lo sublime; es tan fuerte e intenso como
cualquiera de las grandes artes. Pero aún siendo así, lo que lo diferencia del
teatro y de las artes escénicas (danza, mímica, toreo etc) es ese algo que
precisamente define al teatro: Lo directo, la tridimensionalidad que envuelve al
espectador en un momento único, en una actuación única, irrepetible, el olor
preciso, el grito y la modulación exacta pero diferente en cada escenificación,
la visión real del actor, el fetichismo de su presencia y de la presencia
dramática del sentimiento del dramaturgo...todo es asombrosamente parecido a los
huecos de una pintura, a su aparición diferente en cada instante, a su
dependencia del tiempo siendo distinta según éste la va modelando con sus
humedades, sus grietas, sus decoloraciones. El teatro está vivo y la pintura
está viva.
Pero ¿significa esto que un cuadro es superior al arte fotográfico o a un póster
de un buen dibujo? y, ¿es superior por lo mismo el teatro al cine? Yo pienso que
quizás no lo sean, pero si el cine es capaz de llevarnos por caminos imposibles
hasta ahora para el teatro, y un dibujo digital o una fotografía son capaces de
juegos y expresiones que la pintura no puede, en cambio, el teatro y la pintura
poseen ese embrujo de lo directo, del instante glorioso, como el embrujo del
cantaor que te canta a ti y solo a ti. Y eso quizás no sea superior pero...¡qué
lujo!
José Manuel Merello
"Los caballos y los niños. Las mujeres gordas, las mujeres hermosas y las
señoras antiguas. Los magos y los poetas. Los perros y los gatos dormidos. Los
toros y los toreros españoles. Las procesiones de Sevilla y de Málaga. Los
cristos crucificados, llenos de sangre y plegarias. Y los santos. Una Virgen
para cada pueblo. El sol y la lluvia del Cantábrico. El mar, la pasión, el amor
y el arte del Mediterráneo. La pintura y la arquitectura más antigua. Y la más
moderna. Los bailes y danzas de los pueblos perdidos. La literatura castellana
extendida por el mundo entero. Rojo intenso, púrpura, negro y aceituna. El
equilibrio entre el sol, la luna y las estrellas: esto es el arte español."
ALGUNAS CUESTIONES
¿Cómo será el arte en el año 2011 y en el futuro próximo? La libertad define el
arte actual. Las ferias internacionales de arte son muy divertidas e
intrigantes; son retos para el pensamiento y para las emociones humanas. Pasear
por una feria de arte contemporáneo como ARCO, en Madrid, es actualmente una
liberación mental. Usted puede pensar que aquello que está viendo no es "arte",
usted puede pensar que algunas creaciones artísticas no son morales y deducir
entonces que no son arte. Pero usted se equivoca. El arte no depende nunca de la
moral. Ninguna obra de arte le debe nada a ninguna forma de pensamiento ni
ideología. El espíritu humano es libre. El arte es libre. El arte está más allá
del bien y del mal. Lo necesario es impedir algunas formas artísticas que son
violentas, peligrosas, dictatoriales. Impedirlo porque necesitamos normas para
la convivencia o porque es eticamente inaceptable. Por ejemplo, podemos
convertir el Amazonas en un jardín vacío, desnudo, con solamente un arbol.
Seguro que podría ser una obra de arte conceptual. Pero sería realmente
estúpido. La barbarie y la brutalidad pueden manipularse con mucho arte. No
sería moral, quizás sería arte, pero no debe ser permitido.
Otra equivocación común para muchos visitantes de ARCO es pensar que allí solo
puede haber pintura. No. La pintura es una parte del arte muy importante, pero
solo una parte. Muchos pintores se quejan porque hay muy poca pintura en las
ferias de arte actual. Ellos tienen parte de razón, quizás las galerías de arte
deberían tener más pintura expuesta allí. La pintura moderna o la pintura
clásica son maravillosas, una forma muy evolucionada de arte...aunque no es
necesaria para él. Eso sí, muchas creaciones actuales son solo arte efímero,
arte para pensar y meditar durante unos minutos. Y eso sí que es una diferencia
muy muy interesante.
Huracanes, calle, presión y dibujo trivial consciente. El Gran Secreto.
"El Gran Secreto...Si no fuese por todo lo que he dibujado al aire libre en los
parques, calles y playas, cara a cara frente al mundo, hubiese sido imposible
adquirir toda la iconografía y toda la información de la que dispongo para
poder luego pintar. Cuando trabajo en la soledad del estudio, mis cuadros,
desbordantes de color, acudo a la memoria de lo visto y dibujado en carne viva.
No basta con salir fuera y mirar, -que también es fundamental- sino que hay que
salir y dibujar. Es decir, trabajar la mano, el ojo y la mente con el lápiz y
los colores allí mismo, inmerso en el mundo de lo real, atento y vigilante. En
ese estado, rodeado de gente culta e ignorante, de ricos y pobres, de
aduladores, avasalladores e impertinentes; envuelto entre niños y abuelos,
entre mujeres bellísimas y otras que no lo son tanto; rodeado de perros y gatos,
de nubes, estrellas y crepúsculos, árboles, flores, mar y vida abundante, uno
se encuentra presionado y exigido de manera que la mente entra en estado de
máxima alerta y concentración entrenándose de la manera más eficaz posible,
para luego servirse de ella, generosa, en el estudio. No solo de los recuerdos
me sirvo, no, sobretodo de ese estado de atención plena (mindfulness) que te
devuelve información grabada a fuego. La tranquilidad del estudio debe ser el
último paso. Nunca el primero. Manipulando una frase de García Lorca aquí se
puede decir, en cierto modo, "que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta".
También Picasso dijo en una ocasión que "con los pintores habría que hacer como
con los jilgueros, que les sacan los ojos para que canten mejor". Es una boutade
salvaje, obviamente, pero con un profundo significado sobre la pereza y el
conformismo creativo sin pasar primero por el látigo del dibujo y la observación
bajo presión. En el mundo cómodo y dormido que vivimos en occidente a veces es
obligado provocarse este látigo limpio (no se trata de masoquismo alguno), como
hizo Turner al obligarse a vivir la furia de una tormenta en el mar atado al
mástil de un navío y poder luego pintar, con pleno derecho y máximo
conocimiento, sus famosos cuadros de tormentas y huracanes.
Provocar estas situaciones es una gimnasia necesaria para la mente de un pintor.
En un documental sobre la película "Chico y Rita" de Trueba y Mariscal, me llamó
la atención un dato que quizá pasara desapercibido para muchos. En un momento
dado Fernando Trueba muestra los dibujos hechos del natural por el gran Javier
Mariscal en La Habana y Nueva York años atrás. Fue solo un segundo y puedo estar
muy equivocado, siendo la actitud y la finalidad de Mariscal con estos dibujos
otra muy diferente (lo considero un gran artista, vaya por delante). Pero
algunos de estos trabajos -los que me llamaron poderosamente la atención- me
parecieron dibujos sin valor aparente, dibujos de alumno primerizo de
arquitectura, descriptivos, torpes, sin la gracia y el arte de Mariscal -que
dibuja como quiere-. Lo extraordinario, pienso, y lo que los hace tan
interesantes es que estos dibujos son fruto de la asimilación de lo que el
pintor está viendo: Mariscal está grabando información en su mente, no está
pretendiendo hacer arte. Está, lisa y llanamente, trabajando bajo las bombas.
Necesita "dibujarse" el objeto, edificio, persona, allí donde está para
apoderarse de él. Con esa información, con ese músculo de lo visto y aprehendido
en sus detalles puede posteriormente revivir La Habana y Nueva York en el
estudio y manipularla distorsionándola a su antojo, pero solo porque su mano la
conoce in situ y su ojo la ha vivido entre los alientos, calores, fríos, gritos
e impertinencias, susurros, cambios de luz, de lo directo. De lo vivo. Y así es,
ha vivido la cosa y el entorno de la cosa inmerso en ellas y con el lápiz. No
importa la obra, es solo dibujar para "tomar nota", tomar conciencia plena,
olvidándose de todo resultado. Inteligente pintor que sabe que hasta lo más
conceptual y moderno tiene que ser primero despellejado allí donde se encuentre.
Avasallado, destripado y asumido en su realidad. Tomado posesión de ello
mediante el dibujo trivial consciente.
Por todo esto y por mucho mucho más yo siempre he necesitado dibujar personajes
y paisajes en los lugares más llenos de vida. Aunque solo sea para ver y
observar bajo presión, atento al asunto pero indiferente al resultado. Si se
está plenamente atento se aprende más de lo malo que de lo bien hecho, se
aprende más de los errores que de los aciertos. Esto solo es posible dibujando
libre y de incógnito por el mundo. Es obvio que cada día me cuesta más, que
algún día no podré permitírmelo porque dibujar niños, mujeres y personajes de
todo tipo y condición, bajo una presión semejante, me provoca una ansiedad que
ya no domino. Pero no importará. Ya soy orgulloso poseedor de mucho músculo
acumulado, muchos gigas de información almacenada, atado al mástil, como
Turner...mucho dibujo bueno, malo y trivial que se grabaron a fuego lento
durante años otorgándome un equipaje mental que no tiene precio."
José Manuel Merello
Van Gogh, Leonardo da Vinci, Mozart y Marylin. Coincidencias.
Más tonterías. Ahora le toca a Van Gogh. Acaba de salir un nuevo libro que
especula sobre sus últimos días de vida; sobre si se suicidó o lo mataron por
accidente. No he leído el libro pero sí algunas citas como aquella en la que le
preguntan a Vincent, que se desangraba en su lecho, si se había querido suicidar
y contestó “creo que sí”. Ea, ya está, esto significa que hay libro que escribir
porque semejante respuesta pudiera indicar que no fue él quien apretó el gatillo
pero que le suicidaron al fin.
Esta sandez y otras que cita el libro justifica sin vergüenza alguna plantear
una intriga nueva que seguramente dará mucho dinero, -porque luego irá al cine,
y si no al tiempo-. No importa enredar y hurgar lo que haga falta, sin el menor
respeto, en la vida de un ser que lo dio todo a cambio de nada. Es repugnante
este gusto por lo que pudo ser a costa de cualquier bobada y tirando de leyenda
para acabar construyendo un jeroglífico que pueda dar morbo y pasta por mucho
tiempo. Me parece una falta de respeto indignante hacia el genio generoso.
Es lo mismito que con La Monalisa de Leonardo. Venga, a ver qué inventamos ahora
o qué podemos descubrir bajo la manida, pesada y nada enigmática sonrisa de la
Donna. Oye, mira, creo que este pelo de su cabello tiene forma de cruz de alguna
secta rara y esta unión de puntos que creo ver es la pista de un secreto
poderoso que implica que Leonardo conocía ya la existencia de los neutrinos. Y
así sin parar, una tontería tras otra, da igual que La Gioconda sea un cuadro
mediocre (más allá del empleo del “sfumato” como innovación), mediocre, que sí,
que en su contexto histórico y demás puede tener su cosa pero que plásticamente
no llega muy lejos. No importa. Ya han conseguido que se convierta en un icono a
base de chácharas y patrañas, y entonces, a partir de ahí, empieza a tener su
interés, completamente al margen de su calidad verdadera. Como la imagen de
Marylin en el pop art. Nada más. Pobre Marylin, cuanta gente sigue lucrándose
con su imagen y su muerte. Estoy convencido de que a Da Vinci todo esto le
daría, sobretodo, pena. Mucha pena.
Y si no Mozart. Él y su muerte. Salieri y Mozart enredados en una maraña que
ensucia para siempre la imagen del gran hombre dejándolo por los suelos como a
un payaso retrasado en la por otra parte extraordinaria película de Milos
Forman, “Amadeus”. Es siempre igual: intrigar o hacer arte a costa de lo que
sea. Caiga quien caiga. Siempre digo que el arte no entiende de moral pero eso
no nos da derecho a crucificar perros y tampoco a que hagamos intrigas y cábalas
sobre seres humanos que solo hicieron que engrandecer nuestro espíritu dejándose
la vida en ello.
Me entristece mucho que no paren de remover las orejas, los huesos, la miseria y
la intimidad de estos mártires del arte.
Que los dejen en paz.
“José Manuel Merello”
El arte en épocas de crisis ("P.M. Giménez")
El arte como todo producto comercial está notando igual o más, ya que no se
trata de un producto de primera necesidad, las batidas de la situación económica
actual. Sin embargo, como en todas las épocas de cambio y redirección de los
paradigmas políticos, económicos y sociales el arte puede salir enriquecido e
incluso fortalecido de una situación como esta.
En el mundo del arte, en concreto en el de la interpretación, los actores
anuncian que ciertos niveles de ansiedad y estrés son capaces de despertar en
ellos una capacidad de concentración y transmisión con la que no cuentan en
situaciones normales. ¿Y qué es el momento actual sino una situación de
turbulencia y continua expectación? El arte, se ha visto, por suerte o por
desgracia, nutrido de muchos o todos los grandes episodios de convulsión humana,
muestras de ello son el Guernika de Picasso o los Fusilamientos del 2 de mayo de
Goya.
¿Sería entonces posible esperar que de la situación actual florecieran grandes
obras de arte o incluso algún nuevo movimiento artístico? Movimiento que podría
desembocar en dos vertientes bien distintas, una que se enfocara hacia la
crítica y que mirara al pasado centrándose en los sucesos y comportamientos que
han desembocado en la actual crisis económica, y otra que ensalzara todo aquello
que nutre y dota al ser humano de una segunda oportunidad para reorientar sus
procesos económicos, sociales y políticos, como la inteligencia y la
generosidad.
"P.M. Giménez"
PINTURA CÓMODA, FÁCIL Y OPORTUNISTA. PINTURA MALA.
Para los que no saben leer, o sacan los cosas de contexto, vaya por delante que
pienso que cada cual es muy libre de pintar y exponer lo que le venga en gana.
Pintores y galerías. Con lo que escribo a continuación solamente quiero dejar
constancia de mi tristeza ante la invasión de pintura fácil y de ese nuevo
decorativismo cómodo y enmascarado de modernidad que está convirtiendo el mundo
del arte en parques temáticos donde la calidad y autenticidad brillan por su
ausencia.:
-No me gustan los pintores de Marylines ni de Meninas. Ni de Obamas ni de Budas.
No hay ni uno que pinte medianamente bien. Si veo una Menina actual o una
Marylin tiemblo, porque sé, sin atisbo de duda, que su autor es torpe y lo que
es peor; o no se ha dado cuenta de su torpeza o es un oportunista.
-Aborrezco tanto cuadro de Nueva York, triste, de oscuros grises y marrónes
bituminosos. Nuevayores que se clonan y se reproducen con una especie de
"antoniolopismo" mal entendido que da pena (cuando Antonio López pintó su "Gran
Vía" Madrid era tal como su talento la describió: un Madrid gris, contaminado y
de color ceniza. Actualmente la ciudad ya no es así y el pintor, fiel a sí mismo
y de ojo certero, la pinta como es ahora; basta con observar su cuadro "Madrid
desde Vallecas", perfecto reflejo del estado real de la urbe: sin concesiones,
con sus adosados pulcros y su burbuja inmobiliaria retratadas para siempre). Qué
distinto compromiso que el de aquellos oportunistas que se empecinan en seguir
viéndolo todo nublado, deprimido, con un Nueva York amargado y bajo el yugo del
gris opresor. Es el sorollismo actual, como aquel que se cargó a Sorolla y lo
condenó a pintor fallero gracias a la tropelía de pintores, malos a rabiar, que
lo interpretaron y edulcoraron hasta convertir su poderoso legado en zumo de
naranja batido en almíbar.
-Detesto a los pintores sin recursos y débiles de factura que recurren al
collage, lánguido y manido -y a la tipografía y los transfers-, para tapar sus
vergüenzas y sus carencias. El collage, maravilloso descubrimiento técnico donde
los haya, debe ser breve, transversal y sucio; surgido de la entraña orgánica de
la pintura cuando ésta lo exige. Y no un simple añadido decorativo.
-No me gustan los coloristas, intensos porque sí, que no entienden que el color,
por fuerte que sea, es como una bestia a la hay que saber templar y coordinar
con especial cuidado para que tenga gracia, elegancia y categoría. El buen
color, aun el más fuerte y contrastado, es manso en su bravura y no molesta al
ojo.
-Igualmente abomino de los coloristas amables, empalagados de celestes, rosas,
azules bebé y grises pastelosos que no quieren molestar a nadie sino tan solo
encajar bien sobre el eterno sofá del pobre cliente que nada entiende. Eso sí,
con algo de collage suavito y algunas letras de diario para darle un toque
moderno. Y todo a cuatro duros.
-Me hacen llorar los cuadros construidos a base de fotografías gigantes -vintage
a ser posible-, cuatro bandas de color, unos manuscritos viejos pegados, y, cómo
no, unas letras o un texto enormes que apañen el conjunto.
Ay, me temo que el mercadeo a bajo precio y el estilo del tipo "cuadro
oportuno, barato, moderno y decorativo, para hotel o sofá de salón", de las
grandes multinacionales del mueble asequible, se está instalando sin remedio en
muchas galerías de arte.
¿Será ésta la definitiva muerte de la pintura?
"José Manuel Merello"
PINTORES ESPAÑOLES. PINTORES DEL MUNDO.
La pintura española actual camina con un pie puesto en el siglo XX y otro en el
XXI que aún está por determinar. La primera década de este nuevo siglo, como era
previsible, no ha cambiado el aire ni ha aportado nada nuevo en el panorama del
arte español (ni mundial). Ni para bien ni para mal. Simplemente continúa con
inercia lo andado básicamente desde el Pop y el Expresionismo americano, el
Minimalismo y cierto Hiperrealismo. Y en mi opinión está bien que así sea,
porque la medida del tiempo nos demuestra que el ritmo frenético de innovar a
toda costa es algo que pudre el natural curso del arte y en particular de la
pintura. Visto con perspectiva se continúa pintando como en siglos anteriores:
el soporte sigue siendo una superficie plana, generalmente rectangular, colgada
de la pared a la altura de los ojos del espectador; los medios pictóricos son
casi los mismos: óleo, acrílico, tierras, polvos de mármol, pigmentos...las
herramientas muy similares si no idénticas: pinceles, brochas, espátulas, sprays
y poco más. El cometido, la finalidad de la pintura, a partir del siglo XVII es
la misma, solo actualmente enriquecida por un nuevo concepto de arte como valor
intrínseco en sí mismo, sin mensaje, y también por el uso de la pintura como
arma de crítica social. Así pues, dentro de mil años, todos nosotros, los
pintores del mundo y los pintores españoles de hoy, seremos casi indistinguibles
de los pintores de siempre. Solamente un cambio de paradigma radical, que hoy no
podemos ni atisbar, podría ser un punto de inflexión que marcase un arte nuevo.
Y por eso creo que los pintores no deben insistir en encontrar algo
completamente inusitado y revolucionario cada día. Es realmente estúpida esa
pretensión, vanidosa y egocéntrica, de creer que tu edad contemporánea es la
única edad contemporánea que ha existido, o la más importante de todas ellas. Y
no. Tal vez lo sea para ti como sujeto presente que está vivo, pero en términos
históricos todo momento fue contemporáneo mientras transcurrió, todo artista
estaba viviendo en la más absoluta modernidad, en el más completo presente
imaginable ("Hoy es siempre todavía" ANTONIO MACHADO). Tan solo el genio puede
marcar diferentes tendencias que aun así, desde el momento en que las integra y
son engullidas por su realidad presente no lograrán salirse del perímetro
infinito que dibuja la circunferencia casi perfecta de la pintura de todos los
tiempos, que caracolea en un bucle casi cerrado que lejos de limitarla en parte
la define. Para mí, pintor español, mejor o peor, es fascinante saber, darme
cuenta, que pertenezco al mismo tiempo geológico que los pintores antiguos de
Hispania, de Velázquez, de Picasso o de Miró.
El tiempo, su transcurrir implacable, nos unificará a todos en un mismo
movimiento pictórico eliminando teorías, crisis, invenciones disparatadas y
discursos que quedarán invariablemente en simple polvo.
Y yo, consciente de ello, sin estridencias, lo único que pretendo es hacerlo lo
mejor posible cada día.
"José Manuel Merello"
EL LADO OSCURO.
"Lo cierto es que admiro muchas de las extrañas pinturas de algunos Grandes
Maestros del Arte que no otorgan concesiones a nada, que no dan tregua a la
belleza asumida y que se sumergen en las más insondables simas de la pintura.
Cuadros de consciente rareza (muy difíciles de pintar), impecables en su
ejecución, de pureza absoluta, de una franqueza obsesiva; pero oscuros,
delirantes, cerrando el circulo de la fiebre de la mente. Es el psicoanálisis de
la pintura. Pienso en Picabia, en Solana, en algunos Picassos, en el Goya de las
pinturas negras, en Julian Schnabel. No me olvido de Lucien Freud, ni del primer
David Hockney, ni de los hiperrealistas sufridos, ni de tantos otros. Su obra me
fascina y me inquieta. Y la agradezco, por su generosa ofrenda al arte del lado
negro del hombre. Pero yo trato de digerirlo y depurarlo en la parte que me toca
sin olvidar que son fantasmas del alma humana que están ahí, aunque tratando de
reconducirlos hacia un arte que no olvide la alegría de la vida, la serenidad,
la potencia de la salud, el sol radiante de la mañana, el cielo despejado del
corazón humano cuando es compasivo. Esta decisión de vital homenaje a la
alegría, en Arte, no es ni mejor ni peor camino, pero es mi camino".
© José Manuel Merello
COMPOSICIÓN
"La composición lo es todo. Una compensada composición de espacios, una
equilibrada composición en las líneas, una justa ponderación del color...todo,
absolutamente todo es composición en pintura"
© José Manuel Merello
¿SENTIMIENTO?
"No te engañes. El sentimiento solo no sirve de nada en pintura (ni en ningún
arte). Es la técnica refinada y el conocimiento profundo de los mecanismos
internos de la pintura lo que hace que ésta funcione y se muestre en todo su
esplendor, con todo su sentimiento a flor de piel."
FRÍO
"A veces me desespero con el arte de vanguardia, frío, nihilista, presuntuoso.
Incluso gran parte del realista está recorrido por un helor glacial que da
miedo, por reaccionario. Tampoco siento clemencia ninguna por los naturalistas,
impresionistas, expresionistas y surrealistas modernos en los que el azúcar es
el único ingrediente. Pintura, ¿dónde estás?"
EXCUSAS
"¿Un bodegón?, ¿un paisaje?, ¿un desnudo?, ¿una abstracción?, ¿un retrato? Una
flor, una luna, un jarrón, un mar turquesa, un árbol frondoso, los ojos verdes,
azules, cetrinos, los ojos negros, ¿Un caballo?, ¿un gorrión?. Qué más da, son
caprichos, son simplemente excusas para PINTAR."© José Manuel Merello
VIDEO ↓↓
|